Norma en el Real
Norma de Vincenzo Bellini, con libreto en italiano de Felice Romani basado en la tragedia de Alexandre Soumet, se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831.
Norma de Bellini es quizá el mejor ejemplo de la época del belcanto, y su más emblemática aria «Casta diva» es indudablemente el paradigma absoluto.
El Teatro Real de Madrid nos presenta esta nueva producción de Norma firmada por Davide Livermore.
Os dejo las críticas de la prensa que son bastante duras en general.
La propuesta escénica como este montaje de la ópera de Bellini, que volvía al Teatro Real 102 años después, fue rancia, banal y pueril
Viniendo esta Norma después del Otello inaugural de la temporada, la ópera con que Giuseppe Verdi dejó atrás definitivamente el belcantismo y sus rigideces formales anejas, no está de más recordar lo que confió el músico al crítico francés Camille Bellaigue en una carta escrita en 1898: “Bellini es pobre, es cierto, en la instrumentación y en la armonía, pero es rico en sentimiento y posee una melancolía personal e inconfundible”. Y luego llega la famosa aseveración de que en sus óperas las melodías “son largas largas largas, como nadie lo ha hecho antes que él”, para elogiar a continuación la “altura de pensamiento” de la primera frase de la introducción instrumental del coro inicial de Norma, seguida de otra melodía (y Verdi la garabatea de memoria en un pentagrama improvisado) “mal instrumentada, pero nadie ha escrito jamás otra más hermosa y celestial”. A tan solo tres años de su muerte, el octogenario Verdi seguía recordando y ensalzando las bellezas de Norma, estrenada en 1831.
Siempre la había tenido presente. En una carta muy anterior a Antonio Ghislanzoni, el libretista de Aida, Verdi había reparado en la semejanza entre dos versos del dúo entre Amneris y Radamès (“Ma s’io ti salvo giurami / che non la vedrai mai più”) y lo que dice Norma a Pollione en el dúo del segundo acto (“E la vita io ti perdono / e mai più ti rivedrò”), pero el compositor anota al margen: “No hay peligro de acordarse de la Norma siempre que el verso tenga una forma distinta”. Hasta Richard Wagner, que la dirigió en sus años de aprendiz en Riga, conservó inalterable durante toda su vida el amor incondicional por Norma, “de entre todas las creaciones de Bellini, la más rica en el modo profundamente realista en que la verdadera melodía se une con la íntima pasión”.
Escrita para el debut de Giuditta Pasta en el Teatro alla Scala, el propio Bellini anticipó a la soprano que su personaje sería “de gran efecto y adecuado para su carácter enciclopédico”, en línea con lo que Alexandre Soumet, autor del drama en que se inspiró el libreto de Felice Romani, afirmó de la primera Norma teatral, Mademoiselle George, que “recorrió todo el espectro de pasiones que pueden contenerse en el corazón femenino”. Es el de Norma, pues, un papel total, de la A a la Z, en el que conviven los contrarios: fuerza y delicadeza, amenaza y desvalimiento, grácil coloratura e intenso dramatismo, agudos puros y graves sombríos, virtud pública y deslices privados. Se reflejan así sus propias contradicciones, que ha de hacer suyas y creíbles cualquier soprano que la encarne. La propia Pasta, Giulia Grisi (que fue antes la primera Adalgisa), María Malibran, Lilli Lehmann, Rosa Ponselle o Maria Callas fueron Normas memorables y esta última –inimitable– ha sido el espejo en que se han mirado muchas de sus modernas sucesoras.
Otra Maria ha sido en Madrid una Norma mucho menos enciclopédica y el modelo de Agresta no ha sido ciertamente la Callas, que prendía fuego en cada nota, mientras que la italiana compone una sacerdotisa pétrea, distante, imperturbable. Tiende a un canto frío, canónico, aunque descuidado en la articulación y apenas vinculado a la caracterización de su personaje. Gregory Kunde viene de cantar Otello en este mismo teatro y no es nada fácil, a los 62 años, mudarse a renglón seguido en Pollione. El estadounidense parecía fatigado, sus frases carecían de poso, la voz brilló sólo fugazmente en algunos agudos y, al igual que Agresta, aparentó sentirse mucho más cómodo en el segundo acto. Aunque Adalgisa es un papel para soprano, ha pasado a ser patrimonio de las mezzos y Karine Deshayes supo imprimirle entidad tanto musical como, por fin, psicológica. Muy respetuosa con la partitura, obvió, sin embargo, hacer “con messa di voce assai lunga”, como prescribe Bellini, el La agudo en “Io l’obbliai”, en su dúo del primer acto con Pollione.
Si los tres principales cantantes cumplieron sin alharacas en lo estrictamente vocal (el Oroveso de Michele Pertusi fue irrelevante, sin atisbos, por ejemplo, de la “ferocidad” con que debe cantar su aria del segundo acto), en lo teatral sí hubo en general un enorme déficit que tuvo su origen tanto en el foso como sobre el escenario. Roberto Abbado concertó de forma enormemente desigual y tendió a refugiarse en los extremos: brío descontrolado (como en el coro “Guerra! Guerra!) y calma chicha (como en el aria de Norma y en su dúo con Adalgisa del segundo acto), con la orquesta muy lejos de su mejor versión. Las melodías deben ser “largas largas largas”, no “lentas lentas lentas”. Tendió a exagerar la dinámica en esos acompañamientos ondulantes e hipnóticos característicos de Bellini, con los instrumentos convertidos en un delicado –y expuesto– velo translúcido y, en general, todo sonó a una correcta pero insípida versión de concierto, sin la emoción y los chispazos imprevistos que nacen al calor de una representación. Solo se acercó a suscitarlos la excelente prestación del coro.
Pero el punto negro de esta Norma es una puesta en escena insalvable, en la que sobra casi todo (los bailarines, los vídeos torpes y reiterativos, las columnillas de metacrilato, el hiperactivo tronco fallero, las terribles pelucas, las ocurrencias de los niños, el falso primitivismo de los galos, la pseudoestética de Juego de tronos) y se echa en falta otro tanto (ideas de verdad, movimiento de coro y solistas, interacción real entre los personajes, evolución psicológica) para insuflar a estaNorma credibilidad teatral. Una propuesta escénica tan rancia, banal y pueril supone un paso atrás del Teatro Real dentro de la dinámica claramente ascendente de las dos últimas temporadas.
Si a la Norma enciclopédica de Maria Agresta le faltaban unas cuantas entradas, la del conjunto de la representación fue asimismo una enciclopedia muy abreviada: cuando Norma no conmueve y provoca punzadas, algo importante está fallando. Quizás el segundo y el tercer reparto (este último con una única actuación de Mariella Devia, para regocijo de los amantes y custodios de las viejas esencias) compensen alguno de los vacíos vividos en la noche del estreno.
El escenario es oscuro, negro, tenebrista. Un gran arbusto, un enorme tronco desgajado se sitúa en el centro, asociado al bosque, sirviendo como altar, refugio, casa de Norma y pira. Entra, sale y rota, y con ello configura espacios y significados. Según se explica, se trata de reproducir un árbol sagrado, el Ydraggsil, el árbol de la vida pero extrañamente todo lo que sucede a su alrededor es de un desamparo mortuorio formidable. ¿Serían así los impenetrables bosques de la Europa septentrional? También el suelo transparente realza la contradicción, potenciando la artificiosidad del escenario y la acumulación de elementos. El barroquismo de la escena tiene, por momentos, confusa digestión, pues son muchas las imágenes proyectadas que acaban por enmascarar la naturaleza de la trama y también su posible ubicación temporal apenas apuntada por un vestuario de aspecto tristón. Definitivamente lo mucho agota y convierte a esta «Norma», la ópera de Bellini, en una historia pesante, de escasa agilidad escénica. Un pequeño beneficio sí que se hace notar: el estatismo beneficia a los cantantes siempre colocados en la corbata dispuestos a recrearse en una emisión vocal cómoda.
La producción escénica que dirige de Davide Livermore llega al Teatro Real después de presentarse en el Palau de les Arts de Valencia y aún pendiente de estar en la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO). Se materializa en la escenografía de Gió Foma, prefiriendo incentivar el más circunstancial trasfondo atávico de la historia a la intensa veracidad dramática de una relación triangular y compleja entre los protagonistas. Escasea la interacción, se prefieren las posiciones vacuas y la escena congelada a la energía derivada del movimiento. De ahí que los intérpretes ocupen en muchas ocasiones posiciones destartaladas desde donde la posibilidad de replica queda muy disminuida. Algún golpe de efecto escénico hay entre medias: por ejemplo la entrada de Norma, en lo alto del arbusto, donde canta su «Casta diva» y a donde volverá a ascender en el momento final junto a Pollione dispuestos a ser devorados por la hoguera.
Maria Agresta es la protagonista en el primero de los tres repartos previstos para los próximos días. Sin embargo para escucharla en plenitud de facultades y matices es mejor esperar al dúo con Adalgisa en el segundo acto. Aquí se une a Karine Deshayes quien muestra desde «Sgombra è la sacra selva», una aria sin grandes gestos pero sustanciosa, una notable diferencia en la calidad vocal y estilística. Michele Pertusi dibuja un Oroveso contundente y marmóreo, mientras Gregory Kunde se defiende con fuerza allí donde el papel requiere una posición heroica y es posible disimular una homogeneidad que muchas veces se desperdiga en voz de mil colores.
El resultado final es una versión con presencia, autoridad y desmesura, a la que contribuye el director musical Roberto Abbado colocando a la orquesta titular del Teatro Real en una perspectiva poco sutil, abundante, inmediata, escasa de poesía y refinamiento sonoro. Un buen ejemplo fue «In mia man alfin tu sei», el dúo de Norma y Pollione. A partir de hay, el total se convierte en algo fatigoso porque el desarrollo apenas penetra en los detalles, en la pureza de un canto que merecería cuidado y conducción, y en la intimidad de muchos momentos (el ya citado dúo de Norma y Adalgisa fue toda una excepción). Preferir la contundencia del combate a la interiorización del conflicto significa dejarse llevar por la fácil ruta de lo terminante. Si bien, tampoco esto debió quedar claro a tenor de los discretos aplausos con los que ayer se recibió el estreno de esta «Norma», representación cuya potencia y potencial se diluye en un contexto vacuo.
El aria de ‘Norma’ volvió a sonar anoche tras 102 años de ausencia de la ópera de Vincenzo Bellini en versión escénica en el Teatro Real
Cada teatro de ópera tiene su personalidad, forjada a lo largo de muchos años de existencia, con sus filias y sus fobias, sus manías y sus amores inexplicables. Al Teatro Real, por ejemplo, le vuelve loco Puccini, por delante incluso de Verdi y Wagner, aunque no olvida los maestros del belcantismo italiano, mientras tolera el barroco y muestra un poco disimulado desdén hacia la ópera contemporánea. Pero, como en todas las biografías, siempre hay capítulos sorprendentes o que no encajan con la lógica interna del relato. En el caso del Real, resulta inexplicable que una ópera como Norma, de Vmcenzo Bellini, haya estado ausente durante uno de sus dos siglos, de existencia. En concreto, desde el 28 de diciembre de 1914, que fue la última representación en versión escénica de esta obra. Aprovechando el tirón de los fastos del bicentenario que actualmente celebra el coliseo madrileño, sé ha querido solventar esta ausencia con un montaje coproducido por el Palau de les Arts de Valencia (donde se representó por primera vez el año pasado) y la Asociación Bilbaína d Amigos de la ópera (ABAO).
Una versión, presentada ayer en Madrid, que vino a constatar que la ausencia de Norma es doblemente inexplicable, pues tiene todo lo que el abonado del Real podría desear. En primer lugar, una partitura que es una obra maestra y que incluye uno de los hits del repertorio, el aria Casta diva que entona Norma y que esté jueves cosechó una sonora ovación. También está la épica de la historia, que cuenta la Guerra de las Galias que emprendió Julio César, contada aquí a través del enfrentamiento entre los druidas galos, encabezados por la sacerdotisa Norma y su padre, Oroveso, y las huestes romanas, que lidera Bellione. Están además los subrayados dramáticos de la acción, los golpes de guión en el último momento, las sorpresas, el volcán pasional de unos personajes que son capaces de matar a sus hijos. Y, sobre todo, está el triángulo amoroso que forman Norma, Pollione y la joven virgen Adalgisa. Los dos primeros mantuvieron en el pasado una relación prohibida, pues sus respectivos pueblos están en guerra, de cual nacieron dos niños. Pero Pollione se cansa de la sacerdotisa -y la sustituye por Adalgisa.
Un planteamiento moral que hoy, después de traviatas y bohemes, parece lo más normal del mundo, pero que en su momento abrió el camino para que luego Verdi y sus contemporáneos pudiesen mostrar todo lo que sus óperas demandaban. Igualmente revolucionaria fue una partitura llena de motivos recurrentes que influyó notablemente en el joven Wagner, detractor acérrimo de la ópera italiana y que, sin embargo, salvó de la quema a ésta y hasta llegó a componer una pieza para Oroveso.
Con todo este material, los italianos Roberto Abbado y Davide Livermore, directores musicales y escénico, respectivamente, del montaje (y también del Palau de les Arts) se compenetran para ofrecer al espectador un espectáculo que parezca que haya valido la pena esperar un siglo. Un tempo dramático muy medido que Gregory Kunde (en un Pollione mucho más adecuado a su voz que el reciente Otello con el que abrió la temporada del Real), Maria Agresta (Norma) y Karine Deshayes (Adalgisa) oficiaron con paisas cargadas de intencionalidad. Así, después de que el primero cantase Me protegge, me difende, o tras el dueto de las dos voces femeninas (Oh, non tremare o perfido) se producían giros y miradas que interpelaban al .aplauso del espectador. El cual, claro, aparecía de manera espontánea en los momentos indicados, incluso nacido de las manos del director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch.
Todo ello, en medio de una puesta en escena a medio camino entre El señor de los anillos y una carroza de drag-queens, con el árbol sagrado de los druidas como principal elemento escénico en torno al cual se desarrollaba la acción, con momentos de especial importancia, como en el trío final del primer acto entre Norma, Adalgisa y Pollione, los tres vértices de un triángulo amoroso eterno.
Si la sacerdotisa druida, enamorada del procónsul romano, es una de las más emblemáticas heroínas operísticas, se debe a una insólita versatilidad para sintetizar en un único peronaje tres figuras femeninas que corresponden a otras tantas épocas.
Norma participa de la tragedia clásica por su tentación de actuar como Medea, que asesinó a sus hijos por despecho, tras el abandono de su amante. Norma es también una enamorada romántica, atormentada por una pasión que ella defiende y deplora al mismo tiempo. Norma, desde la perspectiva presente, aparece como la esposa ultrajada de un conflicto burgués, sometida a la humillación de formar parte del consabido trío, enfrentada a una rival más joven, que acaba siendo su cómplice. El libreto de Felice Romani cuenta impecablemente la historia, sobre la que Bellini se entrega dotándola de la carne de su más inspirado melodismo y del emocionante candor de un enorme talento musical que la muerte truncó antes de alcanzar la plenitud.
Roberto Abbado ofrece una versión musical pulcra y poco imaginativa, más cerca del subrayado contundente que del mimo, la sensualidad, la delectación y el arrebato que pide la partitura. La corrección de la orquesta lee la obra con claridad, a falta de la intensidad de la incandescencia. Correcta y pulcra asimismo la puesta en escena de Davide Livermore, cuya bien probada imaginación aquí no despega a gran altura; las proyecciones no se alejan de la obviedad y no nos libramos de algún fantasma cimbreante ni de un gran mamotreto central practicable, instalado en plataforma giratoria, que avanza y se desplazó más para dar cierta variedad al inevitable estatismo de la acción que respondiendo a las tensiones que sufren los personajes en conflicto.
Esta vez Gregory Kunde encarna a Pollione, un personaje con el que el tenor norteamericano lucha denodadamente para apropiarse de su carácter y dotarle de la voz adecuada; un combate que dura la función entera, sin que pueda asegurarse que el cantante haya obtenido un triunfo claro. La soprano italiana María Agresta es ya Norma, aunque cabe predecir que lo será con mayor propiedad en un futuro próximo; empezó tímida, reservándose, conteniendo un caudal de voz, nunca muy abundante, que brotó con mayor alegría en la segunda parte; su Casta Diva no pasará a la historia. La mezzosoprano francesa Karine Deshayes se enseñorea con pleno dominio del papel de Adalgisa, con una voz firme que se ilumina y oscurece sin aparente dificultad; en el dúo final con Norma, gracias al misterio evanescente de dos voces femeninas nos asomamos al dolor compartido de dos mujeres traicionadas.
Algo estridente el coro, obligado a ocuparse de los momentos más endebles de la obra; escueto Michele Pertusi en Oroveso, una figura puramente convencional; y muy fresca y grata la barcelonesa María Miró en el breve pero destacado papel de Clotilde.
Norma por fin en el Teatro Real en una versión inevitablemente imperfecta, pero muy disfrutable, si atendemos al muy favorable veredicto del público del estreno. Un triple reparto ampliará la perspectiva de los distintos espectadores, que verán la misma función y una función diferente, un premio reservado a los operófilos.
Creo que lo que más aprecian ustedes es mi claridad, al margen de que compartan o no mis opiniones. Por ello seré muy clarito. El Real no tiene por qué buscar atención con medias verdades de hechos irreales, porque tiene muchos reales en los que apoyar un buen hacer. Por ejemplo el ser la ópera con menos aportaciones públicas de nuestro entorno. “Norma”, a pesar de lo declarado, se ha escuchado en el Real en 1971 y se ha visto en la Zarzuela en 1978, por tanto no hace 102 años. Empiezo por aquí porque necesariamente aquellas dos ocasiones condicionan las presentes para quienes allí estuvimos. En ambas cantó Caballé, en su mejor momento en la primera, vivida por quien firma, entonces joven, de rodillas en un lateral del último piso con auténtico embeleso. Jamás he vuelto a escuchar una Norma igual. En la segunda compartió escena nada menos que con Cossotto, Lavirgen y Vinco.
“Norma” es ante todo bel canto en las voces y en la orquesta. Todo lo demás es secundario. La forma en que un director empieza a dirigir “Casta diva” determina toda la obra. Esos compases orquestales han de introducirnos en la evocación, la intimidad, la sugerencia, la reposada y etérea belleza de la melodía belliniana en la que se inspire la soprano para cantar una de las páginas más célebres y también maltratadas de la historia. El coro ha de insinuar. Roberto Abbado empezó con volumen excesivo y sosamente languidecida. Justo lo contrario de lo preciso. Maria Agresta, muy voluntariosa toda la noche, pasó desapercibida para, luego en la intrincada cabaleta, intentar en vano disimular las carencias. Minutos antes el tantas veces admirado Gregory Kunde cantó sufriendo la página inicial de Pollione, forzado, cansado, nada belcantista y el Oroveso de Pertusi no pasaba de una rutinaria contundencia. Katerine Deshayes, ni mezzo ni soprano, elevó el nivel y el dúo “Mira o Norma” fue la más -¿lo único?- inspirado de la representación.
En el segundo reparto estuvo muy correcto Roberto Arónica, valiente en el agudo, no siempre afinado, pero en forma y más en línea. Se eligió otra Adalgisa ligera, Verónica Simeoni, superior en escena pero inferior vocalmente a Deshayes. Simón Orfila no es bajo el bajo profundo de Oroveso.
Según cuenta Caballé, pidió consejo a Callas antes de cantar Norma y ella le respondió que probase a cantar el trío y éste le diría si podía ser Norma o no. Agresta no pudo con él. Sí pudo en cambio Angela Meade, plena de poderío en todos los sentidos, dando las notas, si bien sin excesiva finura y emotividad.
La partitura les viene grande a algunas de estas voces, pero no crean que van a encontrar por ahí repartos mejores. Seamos conscientes de todo: hay lo que hay. Queda Mariela Devia que, pese a sus años, aún podrá dar una lección el día 30 con la que recordar lo que es el belcantismo, aunque le falte fuerza al personaje. (Aquí la crítica a su Norma en Valencia)
Davide Livermore fue contratado por Helga Schmidt porque vio en él inteligencia para diseñar escenas eficaces y baratas. Desconozco cuanto habrán aportado Bilbao y Madrid a esta coproducción con Valencia. Me dicen que sólo Livermore ha cobrado ya cincuenta mil euros en Madrid, casi lo mismo que su salario anual en Valencia, donde tiene dedicación exclusiva por contrato. Me dicen que no ha estado en Valencia y menos de una semana en Madrid, donde a dejado a un secundario la mayor parte del trabajo, mientras él viajó a Taiwan al “Rheingold” allí de la Fura allí cedido y para “colocar” alguna producción propia. No me sorprendería porque estos son los tiempos que vivimos. Su “Norma” presenta una escena oscura con cilindros verticales simulando un bosque con una inmenso árbol en primer término que hace las veces de altar, casa de la sacerdotisa y pira final.
Un suelo reflectante y multitud de vacuas proyecciones completan una propuesta que gustará a unos y parecerá que satura a otros. Cumple pero se aúna con la dirección orquestal en la falta de creación del ambiente que la partitura belliniana exige. Una “Norma” sin chispa y emoción, tan prescindible en principio en su conjunto como la reciente londinense pero como “Norma” son las voces finalmente se produjo el milagro. En el primer acto del primer reparto no apareció Bellini, en el segundo acto del ese cast se dejó sentir y en el mismo acto del segundo reparto por fin llegó con Meade y Arónica, ayudados por una concertación más cuidada.
Dirección musical Roberto Abbado
Pollione Gregory Kunde
Oroveso Michele Pertusi
Norma Maria Agresta
Adalgisa Karine Deshayes
Clotilde Maria Miró
Flavio Antonio Lozano
Maestro del coro Andrés Máspero
Dirección de escena Davide Livermore
Escenografía GIÒ FORMA
Figurines Mariana Fracasso
Iluminación Antonio Castro
Vídeo D-WOK
Desde el Teatro Real de Madrid, vídeo en directo de Norma de Vincenzo Bellini con Gregory Kunde y Maria Agresta, en la representación del 29 de octubre de 2016, disponible desde hasta el 6 de noviembre, gentileza de TVE
Si tenéis problemas para verlo podéis ir a la web de TVE aquí.
Comments 4
Después de ver la propuesta del Covent Garden, es inevitable la comparación. Sale perdiendo esta, aun siendo una producción muy digna tanto en escenografía como en voces y orquesta. Muy agradecido por la posibilidad de disfrutarla. Esteban Orive
Great Kunde
Gracias iopera por todas las joyas que nos acercáis. Pero, porque no tienen subtítulos en castellano las operas del Real?
EXCELENTE PUESTA EN ESCENA !!!!!!!!!!!